ШКОЛА РЕКИ ГУДЗОН

Американский художник-пейзажист, ученик Тернера, Томас Коул был очень популярным в США в 1820-х годах. Он эмигрировал из Англии в США в 1818 г. 17- летним юношей. Коул начал одним из первых в Америке рисовать дикую природу, обнаружив, что эти картины довольно хорошо раскупаются. Именно из-за них Коул был провозглашен основателем «Школы реки Гудзон», наиболее важной школы живописи США в 19 веке.

Коул полагал, что если природа не тронута рукой человека, тогда человек может легче познакомиться с рукой Бога. Он свято верил, что если дикий американский ландшафт был новым Эдемским Садом, то именно они, художники, хранят ключи от входа. По его мнению, только жизнь, прожитая в гармонии с дикой природой, обещала интеллектуальное обновление и здоровый прогресс. В своем «Эссе об американском пейзаже» Коул писал: «Уже сейчас появились люди, которые опасаются, что с приходом цивилизации и культуры погибнет величие дикой природы. Природа предложила нам богатый, шикарный банкет. Должны ли мы отворачиваться от него? Мы все еще в Эдеме; стена, которая разделяет нас с райским садом — это наше собственное незнание и глупость» (America, 1999).

В 1937 г. Коул с друзьями предпринял путешествие к горе Шрун. Вид этой великолепной дикой горы представлялся мистическим открытием: «Мы вошли в лес и нашли узкую тропу. Мы дошли, и наши глаза были вознаграждены (...) древняя гора восставала в тихой грандиозности, ее темная голова, скрытая в густом вечнозеленом лесу, утыкалась в небо, как пирамида. Внизу, до подножия горы простиралась огромная масса леса, нарушаемая только возвышенностями и впадинами земли. Здесь мы чувствовали высшую точку дикой природы, и волшебство вечных гор. Пейзаж не грандиозный, но это было тем видом дикой красоты, который достигал грандиозности: тишина — одиночество — неосвоенность — первозданность природы — то, что природа носила тысячи лет, то, что менялось только со временем года, солнечным светом и бурями» (American...,1987). Этой горе Коул посвятил картину и стихотворение, в котором описывает высокий пик, как одинокое и вечное убежище духа, который видит бури, наводнения, землетрясения, приходящие и уходящие, но остается неизменным и нетронутым, чтобы спеть свой «гимн радости одиночества».

Он говорил: «Дикая природа — это самое подходящее место для разговора о Боге» и старался придавать своим картинам религиозное и нравственное значение. Это чувствуется буквально в каждой его работе: «Дом в лесах», «Возвращение охотника», «Вид на горный перевал», «Пейзаж американского озера», «Вид на гору Холйок после грозы», «Сумерки. Пейзаж в Новой Англии», «Последний из могикан», «Прометей», «Водопад Каатерскил», «Святой Джон в дикой природе», «Катскил Клов», «Река в Катскиле», «Ход империи: дикий штат», «Каемб», «Осенние сумерки: взгляд на пик Корвея», «Вид на два озера в горном районе Катскил», «Катерил Тчик», «Восход на горе», «Пейзаж со стволами деревьев», «Изгнание из райского сада», «Озеро Виннепесоки», «Гора Шрун», «Излучина реки Коннектикут близ Нортхемптона», «Стром Кинг на Гудзоне», «Гора Форд».

Любопытная история создания одного из лучших его полотен «Вид на Катскил. Ранняя осень». Картина была написана в 1836–1837 гг., чтобы показать ту прелесть дикой природы (у деревни Катскил, штат Нью-Йорк), которая была уничтожена строительством железной дороги. Коул с горечью писал по этому поводу: «Бессердечные варвары вырубают все деревья в прекрасной долине, на которую я столько раз смотрел влюбленными глазами — и это привносит мрак в мое ожидание весны — скажите об этом Дюрану, не то, чтобы я хотел причинить ему боль, но я хочу, чтобы он присоединился ко мне в проклятиях к прагматикам, поклоняющимся только доллару» (America..., 1987).

Написанная в 1834 г. картина «Осенние сумерки: взгляд на пик Корвея», изображает величественный пейзаж нетронутой природы. На переднем плане — огромные вековые деревья, упавшие в озеро, меж которых осторожно пробирается на каноэ индеец. Дальше, на другой стороне озера — побуревший дремучий лес, увенченый горным пиком. Согласно одному из своих друзей, Коул «старался воплотить то, что было характерным в удивительном величие и дикости горы, озера, леса и американской дикой природы» (Нэш, 2001). Он начал рисовать дикую природу, пробираясь вдоль реки Гудзон. Постепенно для него дикая природа обрела философское, патриотическое, эстетическое и религиозное значение, и увиденное приводило его в романтическое настроение. Лучшие свои полотна он написал на необитаемых скалистых островах штата Мэн.

Коул дружил с писателем Уильямом Брайантом, который один из первых в США стал воспевать дикую природу. Он прекрасно чувствовал моральное и религиозное значение свободной природы: его «лесной гимн» начинается со слов «Рощи были первыми божьими храмами». Брайант писал о своем желании удаляться в «дикие леса», чтобы обрести там спокойствие и возможность поклоняться Богу. Он не переставал заявлять, что «у нас самые дикие и красивые пейзажи во всем мире» (Нэш, 2001). Естественно, взгляды писателя дикой природы очень помогли сформироваться художнику дикой природы.

В картинах Коула, в отличие от европейской традиции, человека и его следов не было видно. В своем «Эссе об американском пейзаже», зачитанном 16 мая
1835 г. перед Национальной Академией дизайна, Коул заявил, что в отличие от Европы, самым впечатляющим в американском пейзаже является дикая природа (Нэш, 2001). Позже он написал: «Американская природа нова для искусства, она не избита и не измусолена кистями художников, ее леса, озера и водопады девственны (...) Не отправляйтесь за рубеж в поисках материала для упражнения ваших кистей, так как дикое очарование нашей родной земли вполне заслуживает вашей глубочайшей любви» (Нэш, 2001).

Собственно говоря, это можно назвать манифестом новой художественной школы, которая возникла в США в 1820 г. И существовала да конца 19 века. У ее истоков стоял Томас Коул и его ученики — Эшер Дюранд и Фредерик Черч (которых он поощрял и поддерживал), рисовавшие дикую природу в районе реки Гудзон и Новой Англии. Позже к ним присоединились художники, писавшие пейзажи в других частях страны.

В память о своем учителе Коуле, Эшер создал полотно «Родственные души» (которое висит в Публичной библиотеке Нью-Йорка), где изобразил Коула и писателя У. Брайанта, находящихся в горном ущелье и обсуждающих его красоты.

Выдающимся учеником Коула был Фредерик Черч. Он написал немало интересных картин о дикой природе: «Осенний ландшафт», «Осенний ландшафт в Новой Англии», «Осенний ландшафт в Северной Каролине», «Осенние леса», «Березы осенью», «Пять этюдов осеннего ландшафта, возможно Вермонт», «Гудзонская долина и отдаленные холмы на закате», « Гудзонская долина зимой, глядя на юг из Оланы», «Пейзаж реки Гудзон на закате», «В лесах возле Гудзона, Нью-Йорк», «Ландшафт, Гудзонская долина», «Ландшафт с большим камнем», «Ландшафт с закатом», «Глядя на отдаленные холмы», «Горный ландшафт на закате», «Новая Англия осенью», «Дождливый сезон в тропиках», «Радуга через холмистый ландшафт», «Закат, Гудзон, Нью-Йорк», «Закат, Гудзонская долина», «Вид через Гудзон на закате», «Вид на Катскил с Гудзона», «Зимний ландшафт на закате», «Лесной пейзаж», «Вид реки Гудзон со стороны Олана», «Дождевой лес. Ямайка», «Облака в восходе солнца», «Закат», «Пейзаж в Котопахи», «Этюд Котопахи».

Однако, наибольший успех у публики завоевали его полотна — «Сердце Анд», «Ниагара», «Аврора», «В Андах», «Мичиган», «Гора Катаддин», «Ниагарский водопад», «Ландшафт Новой Англии», «Сьерра Невада Санта Марта», «Шторм в горах», «Ниагарский водопад в лунном свете», «Айсберг», «Речной ландшафт», «Родной дом», «Сумерки на гористом пустынном острове», «Эквадорские Анды», «Котопахи», «Северная Аврора», «Чимборасо».

«Ниагара» — одна из выдающихся работ Черча. Художник полагал, что Ниагарский водопад был символично значимым с патриотической точки зрения в Америке. Если человек находится ближе всего к Богу в наиболее драматичных частях дикой природы, то Ниагарский водопад, несомненно, является американским благословением. Имманентость Бога в природных явлениях подразумевала его присутствие: что посредством распространения подразумевалось божественное покровительство месту или стране, в которой было расположено это явление.

В «Ниагаре» широко использован такой символ как радуга. Радуга по Черчу представляет собой перспективу, новое начало для молодой страны. «Ниагара» была первой картиной школы реки Гудзон, имевшей быстрый успех. Искусствоведы всей Америки признали ее особые качества как национальной иконы и национального символа. В Лондоне, где картина была показана летом 1857 г., сам великий Рескин встретил ее с восторгом. В 1867 г. «Ниагара» с огромным успехом экспонировалась на Парижской всемирной выставке. Один из очевидцев писал: «Идея перемен, движения воплощена в этом полотне, реальное ощущение вибрации водопада, сияние солнечного луча, биение воды на камнях, дрожание радуги, бурления пены, сумасшедшей стремительности падения воды — все это я считаю великолепным совершенством его работы: и оно, конечно, подобно тому воздействию, которое я называю вершиной американской живописи (...) Если оно вдохновлено Ниагарой — оно возвышенно и прекрасно: оно природно для нашей нации, поскольку сама природа произвела наш архетип...» (American...1987).

Другая из самых известных картин Черча — «Сердце Анд» произвела настоящий фурор среди американской публики. На ее представлении 12 тысяч зрителей были рассажены на специально подготовленных сиденьях и с волнением рассматривали в бинокли и подзорные трубы каждый сантиметр выставленной картины, совершая таким образом как бы «путешествие» по дикой горной природе.

Черч не делал секрета из того, что идеей этой картины он обязан великому немецкому путешественнику Александру фон Гумбольдту. Одна из газет того времени писала: «Гумбольдт дал нам словесное описание этого величественного ландшафта; но вот приходит истинный волшебник со своей тысячеструнной арфой, чтобы представить нам самые нежные, неуловимые тона, которые невозможно выразить никакими словами, и дать нам возможность увидеть его глазами и почувствовать его сердцем величие Анд, представши перед ним» (American..., 1987).

Теперь вопрос Гумбольдта приобрел особое значение: «Разве не правы мы в наших надеждах на то, что пейзажная живопись засияет новыми, доселе неведомыми красками, если одаренные художники будут чаще пересекать узкие границы Средиземноморья и отправляться, если возможно, далеко в глубины континентов, в сырые горные ущелья тропического мира, чтобы уловить со всей свежестью и чистотой взглядов и юношеским энтузиазмом, истинный образ разнообразных сил природы?» (American..., 1987).

И Черч ответил ему на его вопрос картиной, объединявшей открытие, науку и искусство. Написав «Сердце Анд», Черч вскоре продолжил эту тему, создав еще два шедевра — «Котопахи» и «Чимборасо». Картина «Котопахи», изображающая один из величественных вулканов Южной Америки, считается одной из его лучших работ и признается самой трагической по настроению.

Один из критиков писал: «Сюжет впечатляет разум как одно из этих безлюдных каменных мест, которые удерживают свое состояние со времени последнего извержения, когда мир был на много тысяч лет моложе, чем сейчас» (American..., 1987). Другой автор продолжал: «В данном изображении этих долин, так волшебно упоительных, мы видим многочисленные результаты гигантских, недавних сдвигов земных сил — сил, которые подтверждают свое существование частыми толчками земной коры и вулканическими извержениями. Землетрясения потрясают, лава извергается, воды вырываются и выбрасываются из земли, собираются в пещеры и бездны, устремляются в изломы и падают с обрывов, облака и молнии достигают пика, тропическое солнце касается всего с яркостью и теплом. Это замечательная смесь времен года — весны, лета и осени, внизу и вокруг, а сверху лежат арктические снега. Здесь разнообразия диких склонов и скал, гор и долин, широких плато и разломанных полос земли, потоки, озера и реки, гребни, скалы и ливни. Здесь гром и молния, языки пламени, окрашивающие в красный цвет ночь, черные, дымные колонны, втыкающиеся в голубизну небес» (Amеrican..., 1987).

Черч был околдован, даже заворожен соприкосновением самых больших пиков Анд с пульсирующей плотностью тропических джунглей в низинах, которые он пересекал, путешествуя по горам Эквадора.

Третьей его знаменитой картиной об Южной Америке стала «Чимборасо», изображавшая еще один горный пик, о котором критик писал, что это «купол мягкого солнечного облака, нечто полностью принадлежащее небесам, и ничего общего с землей не имеющее, но представляемое вместе с образом небесного мира, как объект вдохновения небесных фантазий и желаний» (American..., 1987). Вместе с предыдущими картинами «Сердце Анд» и «Котопахи», «Чимборасо» формирует грандиозный триптих, где «Сердце Анд» характеризуется как великий итог книги природы, «Котопахи» как отображение природного Армагеддона, а «Чимборасо» как вершина космического пейзажа (American..., 1987).

В июне 1860 г. Черч закончил и выставил одну из самых своих знаменитых картин — «Сумерки среди дикой природы». Соборная торжественность шедевра сразу привлекла к нему десятки тысяч зрителей. Вследствие своей жизненности и силы композиция картины захватывающе театральна, выразительна и явилась ранним знаком движения защиты дикой природы в США. Один их критиков писал: «Мы видим долину в дикой горной стране, внизу течет спокойный ручей. По сторонам высокие холмы, горизонт скрыт тонкой цепью вдоль небольшой речушки. Время около десяти минут после захода солнца за вершины холмов. Воздух чист и прохладен: весь пейзаж ниже горизонта находится в прозрачной тени: но небеса сверкают. Сияние, кроме сверкающего пояса, простирающегося вокруг горизонта, постепенно меняется в оттенках, от серебристо-белого до бледно-синего и до мягкого яблочно-зеленого, и в это сияние отдаленные горы врезают свои широкие, пурпурные кромки. Из этой чистой зоны мягкого света клубятся облака в горящих дугах, расширяющихся и разрывающихся к зениту, где они сплетаются с голубой лазурью в темно-золотистом великолепии. Местами видны макушки сосен против неба, ручей дает мягкое, смутное отражение сверкания над ним: покой сумерек и торжественность нетронутой первобытной природы видится в сюжете; и в этом вся картина» (American..., 1987).

Эту картину называли еще «Рапсодия в красном». Бог и природа на ней открывают свои лица людям с горячей кровью. Насыщенные цвета этой картины также восхитительны и романтичны, как на некоторых холстах Тернера, а безграничная панорама рождает широчайшую гамму чувств и переживаний (Фриман, 2003). Черч видел дикую природу как отражение божественного порядка и божественной гармонии и поэтому считал, что это грешно разрушать.

Другой художник Альберт Бирштадт (1830–1902) с 1858 г. стал с большим успехом изображать горы и каньоны на колоссальных полотнах. Он нарисовал Йосемит, Йеллоустоун, Гранд Каньон, рощу Марипоса. Во многом благодаря его картинам эти уникальные чуда природы стали заповеданными. Роща Марипоса состояла из гигантских секвой. Увидев их, художник и его спутники полагали, что эти деревья начинали расти еще в библейские времена. Им Бирштадт посвятил картину «Великие деревья, роща Марипоса, Калифорния», которая вскоре была признана национальным символом. На другой своей картине «Калифорнийский лес», мастер изобразил величественный кедр. В его руках «Гигант Гризли» приобретает черты динозавра, горы, собора, капсулы времени, предлагая взгляд в прошлые эпохи, и в то же время — в виде саженцев в рост человека — путевку в будущее. Возвышаясь над людьми, животными и своими потомками, дерево проходит сквозь тень и пестрый свет и врезается в чистое синее небо.

Посетители таких огромных деревьев во времена Бирштадта часто чувствовали себя духовно возвышеннее на лоне этих деревьев. Такие гиганты воспринимались как молчаливые свидетели жизни Христа и падения Трои. Один из свидетелей писал о Гиганте Гризли: «Какой протяженности его жизнь! Его годы — годы христианской эпохи: возможно в тот час, когда ангелы видели Звезду Вифлеема на востоке, этот зародыш пробился сквозь мягкий дерн и вышел на свет внешнего мира!» (American..., 1987).

Первая встреча художника с долиной Йосимита произошла в августе 1863 г. И превзошла все ожидания. Один из друзей вспоминает: «Нам казалось, что с этой скалы мы видим на старом знакомом глобусе новую сцену, новые небеса и новую землю, в которую только что вдохнули созидательный дух. Я затрудняюсь сейчас, как и тогда, описать словами то, что я увидел. Никакие слова не передадут величие этой священной книги Природы» (American..., 1987). Очарованные этим зрелищем, они пробыли там семь дней. Художник с друзьями восхищался громадными отвесными скалами, огромными обрывами и, как они сами думали, самым большим водопадом в мире. Перемешанная с индейскими легендами, представляющими ауру человеческого духа в неодушевленной природе, долина стала земным Раем, горой Олимп, научной моделью внутренней работы Земли, соединенными воедино.

Свои впечатления, свой восторг красотой девственной природой Бирштадт отобразил в своей известной картине «Йосемитская долина». С нее на изумленных зрителей смотрел мир к исходу пятого дня творения. «Его первозданность и дикость: отсутствие людей, каких-либо признаков цивилизации, фантасмогорические горы, неслыханных размеров деревья, голубые, красные, зеленые, коричневые пустыни — вызывали у зрителей ассоциации с Раем» (Печерский, 2004). Как справедливо заметил М.Печерский, ничто не становится красивым, не пройдя сквозь трансцендентальную заставу. В наэлектризованной религиозными исканиями Америке в считанные годы пейзажи дикой природы оснастились библейской лексикой и образами, что способствовало высокому оцениванию американцами своей свободной природы.

Вскоре полотна Бирштадта стали популярными не только в США, но и в Европе. На две его выдающиеся картины «Скалистые горы» и «Шторм в Скалистых горах» захотела взглянуть сама королева Англии, для которой была организована специальная выставка. Картины Бирштадта очень ценились и другими европейскими монархами, а Франция наградила Бирштадта Орденом Почетного Легиона. Бирштадт стал лидером американских художников дикой природы. Его друг, писатель Фицхью Ладлоу писал о картинах мастера: «Я признаюсь (мне было бы стыдно не признаться), что мой первый взгляд на Скалистые горы не имеет другого способа выражения, кроме как слезами. Видеть, как они выглядят и знать, чем они являются, было подобно внезапному откровению истины, состоящей в том, что духовное является единственно реальным и существенным; что вечные вещи вселенной — это то, что издалека кажется туманным и отдаленным» (Bernbaum, 1998).

Картина Бирштадта «Вид на Скалистые горы» является одной из лучших, изображающих свободную природу в США. Неудивительно, что сейчас она висит в Белом Доме, символическом центре американской нации. Мастер умело использовал величие горного ландшафта, чтобы пробудить у зрителя чувство священного. Эдвин Бернбаум так описывает эту уникальную работу: «Блистающие облака пестрого тумана, клубящиеся вокруг зубчатых пиков, вызывали в памяти образы Зевса, метающего молнии с Олимпа или Бога, в огне и дыме сходящего на Синай. Выше в синем небе, отрезанные от земли внизу снежные вершины кажутся белыми и спокойными, видением неба, недостижимого для земных усилий. На переднем плане под горами семейство из трех оленей спокойно пасется в роще светящихся золотом деревьев, расположенной на зеленом лугу перед неподвижным озером. Гладкие утесы со сверкающими водопадами ограждают сцену в атмосфере первозданного совершенства, которое заставляет думать об Эдемском саде до создания Адама и Евы — или после их изгнания оттуда» (Bernbaum, 1998).

Другие известные картины художника: «В горах Сьерра-Невада. Калифорния», «Озеро в снежных горах», «Ураган в Скалистых горах», «В горах», «Взгляд вниз на Йосемитскую долину», «Зенит солнца в скалах», «Чу-Лук. Йосемитский водопад», «Орегонская тропа», «В горах», «Утро в Сьерра-Неваде», «Осматривая Йосемитскую долину», «Река Мерсет в Йосемите», «Ландшафт», «Буря на пике Ларами», «Радуга над озером Дженни», «Водопад Брайдал Вайл», «Высокие Сьерра», «Горы Васич», «Гора Моат», «Озеро Даннер. Зенит», «Изумрудный пруд», «Вечер в прерии», «Путь бизонов. Приближение грозы», «Исток Венди в долине Йосемита», «Деревья и облака», «Последний из буйволов», «Пейзаж в Йосемитской долине», «Йосемитский водопад», «Через прерии», «Каньон Хетч-Хетчи», «Закат. Река Винд в Скалистых горах», «Горы Сьерра возле озера Тахо», «Гора Худ», «Гора Коркоран», «Зеркальное озеро в Йосемитской долине», «Великие деревья Калифорнии», «Западный ландшафт», «Гора Тамальпакс», «Осмотр берега Аляски», «Шторм в Скалистых горах», «В Сьерра-Неваде», «Взгляд на Гудзон», «Река Вулф», «Пейзаж».

Еще одна картина, прославившая автора — это «Скалистые горы. Пик Лендера». Один из искусствоведов писал: «Лагерь усталых охотников кажется нам одним из наиболее искусных проявлений природы (...) Однако Святая святых запирает перед ними свою дверь! Глубокий, высший дух вещей прячется от их взоров и ускользает в молчаливое лоно небес. Ни умением, ни ловкостью и терпением невозможно ни взлететь, ни вскарабкаться в опаловую колыбель вон того ручья, вытекающего из-под ледника. Царю мира не дается это величайшее откровение, и он стоит, маленький карлик, в долине, безмолвно, безнадежно глядя туда, где Природа затворилась наедине с Богом» (Amеrican..., 1987).

Бирштадт пытался показать, что индейцы, как в «Скалистых горах», подобно оленю или медведю, существуют в гармонии с дикой природой, и только белый человек приходит как захватчик. Картина «Последний из буйволов» показывает драматическое столкновение между индейцами и буйволами в прерии. На протяжении столетий индейцы жили за счет буйволов. На картине индеец на лошади втыкает копье в быка, который, опустив рога, уже готов к последнему бою. Вокруг этих древних противников, схватившихся в поединке, лежат мертвые и умирающие индейцы и буйволы. Это трагическое столкновение будет их последним, так как приход белого человека обрекает на гибель обоих. Полотна Бирштадта сыграли важную роль в формировании у американцев национальной гордости за свою дикую природу. Чувство священного, которое они вдохновляли посредством обращения к образам Эдема, наполняли Скалистые горы и Сьерра-Неваду аурой Земли Обетованной, современного земного Рая. Картины Бирштадта и других художников научили американцев воспринимать свою дикую природу как священное пространство и поэтому ее защищать.

Выдающегося художника дикой природы, представителя школы реки Гудзон Томаса Морана по праву называют «американским Тернером» и «отцом американских национальных парков». Он считал себя учеником Тернера и в 1862 г. специально совершил поездку в Англию, чтобы увидеть его картины. Летом 1871 г. Моран участвовал в правительственной экспедиции в Йеллоустоун. Задача ученых была исследовать и нанести на карту легендарный регион, который описывался как «место, где пузырится Ад» и «Страна чудес природы». Его акварели горячих источников, грязевых ванн, гейзеров и водопадов (наряду с фотографиями фотографа Джексона) были показаны членам Конгресса США для того, чтобы они заповедали Йелоустоун как первый национальный парк США в марте 1872 г. Вскоре Конгресс США купил у Морана за 10 тыс.долларов его картину «Гранд-Каньон Йелоустоуна», а годами позже Конгресс приобрел у него другую картину — «Пропасть Колорадо». Работы Морана о Большом Каньоне также способствовали заповеданию этого чуда природы. Кроме этих шедевров мастер еще создал: «Перевал в Гленко, Шотландия» (1882), «Гора Святого Креста», «Дети Горы», «Три Тетона», «Осенний лес», «Отвесные скалы у Зеленой реки», «Зеленая река, Вайоминг», «Водопад Баш Биш Фолз», «Большой источник реки Файрхойл», «Нижний бассейн гейзеров», «В пластах Лавы», «Водопад Шошон», «Акома», «Туман в каньоне Канаб», «Пропасти Колорадо». Работая над последним полотном, он писал жене: «Целое ущелье на протяжении многих миль лежит под нами, и это был внушающий наибольшее благоговение, наиболее великий и впечатляющий пейзаж, который я когда-то видел. Своего рода сдержанный рев постоянно исходит из пропасти, но за этим исключением, все впечатляет нас внушающей благоговение неподвижностью». Эти и некоторые другие полотна Морана помогли американским защитникам дикой природы добиться учреждения в 1916 г. Системы Национальных парков.

Школа реки Гудзон прославляла дикую природу Америки и ставила под сомнение понятие технического прогресса. Художники старались показать, что своей святостью, нетронутостью после Создателя дикая природа все еще оставалась эталоном и стандартом девственности и чистоты. Они воспринимали свою страну как ощутимое прикосновение руки Бога на земле, а грандиозную дикую природу как отличительный знак того. Такие чудеса природы как Ниагарский водопад понимались художниками школы реки Гудзон как божественное доказательство, что США является «божественной страной». Коул, Дюранд, Черч и их последователи были нацелены на передачу красоты божьего творения. Поэтому они чувствовали себя посредниками между искусством и природой, человеком и Богом. Однако человек, по мнению большинства представителей школы реки Гудзон, мог только портить дикую природу. Поэтому существенным моментом школы реки Гудзон стало исчезновение человеческой деятельности из значительной части картин.

В своих романтических полотнах они изображали не только реальность, но и свои концепции, убеждения и мечты о дикой природе. Красота несравненного дикого пейзажа, показанного в картинах школы реки Гудзон, выступила как объединяющий фактор всех рас, культур и религий, нашедших прибежище на американском континенте.

Следует отметить, что идеологию школы реки Гудзон разработали два ее наиболее выдающихся представителя — Томас Коул и Эшер Дюранд, изложив в трактатах «Эссе об американском пейзаже»
(Т. Коул) и «Письма о ландшафте и рисовании» (Э. Дюранд).

Американская школа реки Гудзон является настоящим феноменом в истории мировой живописи дикой природы. Она подтолкнула американских законодателей к созданию первых в мире национальных парков, помогла сформировать у американской нации гордость за дикую природу Америки. Представители школы реки Гудзон изображали на своих картинах дикую природу как символ божественного, как новый Эдем и как выражение национального американского величия. Созерцание дикой природы рассматривалось ними не только как источник божественного вдохновения или как капитуляция собственного «я» перед величественным творением Господа, но и как моральное занятие само по себе. На их полотнах всегда много света и воды. Сияние солнечного света означало божественное присутствие в вольной природе, а вода, с ее качествами чистоты и прозрачности увеличивала концепцию дикой природы как духовного убежища.

Следует отметить, что в это же время в США творили такие известные американские философы и писатели дикой природы как Р. Эмерсон, Г. Торо, Ф. Купер и У. Брайант, чьи идеи уважения и благоговения перед дикой природой не могли не быть востребованы и развиты их соотечественниками — художниками дикой природы. Так, выдающийся американский философ-трансценденталист Ралф Эмерсон в своем легендарном эссе «Природа» писал: «В лесах скрывается непреходящая молодость. На плантациях Господа царят благопристойность и святость, праздник длится здесь год, и гость, очутившись на нем, не поверит, если ему скажут, что этот праздник утолит его хотя бы через тысячу лет. В лесах мы возвращаемся к разумности и вере (...) Я — влюбленный красоты, ни в чем определенно не сосредоточенной и бессмертной. Среди дикой природы я нахожу нечто более для себя дорогое и редкое, чем на городских и сельских улицах» (Цит. по Борейко, 2004). Его идеи о дикой природе развил другой выдающийся американский философ Генри Торо, заявивший, что «сохранение нашего мира зависит от того, сохраним ли мы дикую природу» (цит. по Борейко, 2004).

Кроме того, идеологи школы реки Гудзон много взяли у англичанина Дж. Рескина, немца А. Гумбольдта, а также у английской художественной школы дикой природы У. Тернера. В последнее время, в связи с бурным развитием экофилософии и экологической этики обнаруживается еще один философский смысл работ художников школы реки Гудзон — дикая природа как Совершенно Иное имеет свою собственную самостоятельную ценность, независимую от пользы для человека и свое право на существование. Рассматривая картины Черча, Коула, Морана и других, мы еще раз убеждаемся, что все это дикое и своевольное, замечательное в своем замысле, должно существовать в веках, наравне с человеческой цивилизацией.

Следует отметить, что школа реки Гудзон, как плодотворное дерево, имело несколько ответвлений. Так люминисты, куда входили Джорж Харви, Мартин Хид, Джон Кенсетт, Фитц Хью Лейн и Сенфорд Джиффорд, увлеклись «особым американским светом», ибо он обладал для них необыкновенными свойствами. Поэтому они находили в дикой природе США утонченную поэзию (Новые горизонты..., 1987). Вообще, сильный, особый свет в живописи издавна рассматривался как имеющий моральное и религиозное значение. Американские люминисты внесли его в живопись дикой природы.

Ярким представителем другого направления школы реки Гудзон — тонализма, был Джорж Иннес. Под влиянием барбизонской школы в своих работах он стал использовать эффект тумана. Его пейзажи были приглушены, отягощены эффектом атмосферы.

Школа Стефана Лимана

Одним из самых выдающихся художников дикой природы США конца 20 века является Стефан Лиман (1957-1996). Он вырос в Идахо и закончил Центральную художественную школу дизайна. Однажды, будучи на каникулах, он прочитал популярную книгу американского пионера охраны природы Джона Мюира «Мое последнее лето в горах» и загорелся мечтой путешествовать в дикую природу. Он понял, что зов дикой природы оказался сильнее городской суматохи. Желание поделиться с другими людьми красотой дикой природы заставило художника писать дикие горы, дремучие леса, северное сияние, безлюдные реки.

Он говорил, что хочет сделать свои пейзажи бесконечными и нестареющими, изобразить глубину мудрости и долголетия, которым обладает дикая природа. Свою первую картину он создал в 20 лет и уже вскоре завоевал популярность в США как талантливый художник дикой природы. Его называли «Другой Мюир», так как он так красочно мог изображать природу кистью, как Мюир словом.
В 1991 г. он был признан художников года среди живописцев, изображавших свободную природу, и еще одну подобную престижную премию получил в 1995 г. Его творческий путь трагически оборвался в сорокалетнем возрасте. Стефан Лиман погиб в Йосемитском национальном парке, взбираясь на одну из скал, которую он считал священной и самой любимой. Лиман успел создать свою особую школу дикой природы, которую можно назвать как пантеистический реализм. Он, как никто другой, мог писать изображение огня, света в дикой природе. В своих лучших картинах он изображает восход солнца, лунный свет, отблеск костра в озере, северное сияние. Недаром его работы поражают своей таинственностью и ощущением божественного: «Восход солнца во всей красе», «Танец тучи и скалы», «Последний свет зимы», «Лунный свет», «Танец огня», «Танец воды и света», «Река света», «Последнее прикосновение света», «Звуки заката», «Восход солнца в долине», «Смена караула», «Вечерний свет», «Костер в горах», «Тлеющие огоньки на закате», «Цвета сумерек», «Ночной огонь, «Лунный свет в рождественскую ночь».

Любуясь работами мастера, вспоминаешь Дж. Мюира, сказавшего, что в свободной природе все дикое и красивое наполнено Богом.

Необыкновенную притягательность имеют его изображения диких животных и первозданных ландшафтов Америки — «Лоси в лесу», «Над лесом», «Сердце Аляски», «Длинная осень», «Октябрьский полет», «Буря над каньоном Тенайя», «Медведь и цветы», «Наблюдение за птицей», «Тропа», «Конец горного хребта», «Один при сильных ветрах», «Канадская осень», «Ранняя зима в горах», «Высокая дорога на рассвете», «Горный табор», «Берега Северной страны», «Северные воспоминания», «Возвращение сокола», «Снежный гром», «Песня луга», «Звуки захода солнца», «Дух рождества», «Звездная осень», «Бабочка с длинными крыльями и розовый горный вереск», «Удар молнии», «Тигровые лилии и кузнечик», «Снег в сумерках», «Добрая дикая природа», «Зима в воздухе», «Зимняя охота», «Зимние тени», «Лесной рай», «Зимняя сосна».

Он находил удивительные объекты для своих работ. Картина «Среди дикой черники» — в чарующей красоте черничных ягод, сухой травы и осенних листьев виднеется сухая ветка, прекрасное сиденье для маленького сокола-пустельги.

Шедевр «Вечернее сияние в Йосемите» — художнику удалось показать, как солнечные лучи, проливающиеся на горные вершины, заставляют гореть их края. Ни с чем не сравнима поразительная работа «Озеро сверкающих гор», изображающая водоем, зажатый светящимися скалами, гладко отполированными массивными ледниками тысячи лет назад.

На картине «Тихие снега» туман и тучи изображены на заднем плане, вместе с волком, смотрящим на что-то за пределом картины, что придает полотну загадочность и незавершенность. Своим творчеством Лиман пытался показать, что дикая природа, как поэзия, музыка, искусство и религия наполняет нас тем вдохновенным и нематериальным, что не может дать человеку никакая наука. В горах, наблюдал художник, случаются такие моменты, когда душа сама начинает устанавливать связь с дикой природой без какой либо опоры на разум или тело человека.

На своих картинах Лиман часто изображал не только ландшафты дикой природы, но и диких животных. Они появлялись у него как незаметные силуэты на фоне безлюдных ландшафтов, как смутные фигуры, спрятанные среди ветвей или острых камней, в тумане или снегу. О своей картине «Соборный снег» Лиман писал: «Мюир описал Йосемитскую долину как «огромный зал или храм, освещенный сверху». На Соборные скалы после того, как дубы поменяли окраску, выпал первый снег. Тучи и туман закружились вокруг скал. С благоговейным страхом я взирал на священную красоту этого храма природы. Вдохновение от дикой местности — это всегда дар для меня... В конце концов человек был еще животным, а дикая природа уже являлась выдающимся художником» (Into the wilderness...,1995).

Стефан Лиман, продолжая романтически-пантеистическую традицию американского пионера охраны природы Джона Мюира, рассматривал дикие горы, леса, пустыни, побережья как сознательные, дышащие существа, чувствительные к тому, как люди и другие создания прикасаются к ним.

В своих картинах Лиман не рисовал людей. Решение исключить человека из изображений дикой природы было сознательным. «Я хочу изобразить идеал, который был бы противоположным тому, что на самом деле происходит сегодня» — писал художник (Into the wilderness..., 1995). Действительно, лучше всего находиться в том месте, где никогда не проходил человек. На картинах Лимана наше воображение смешивается с одиночеством среди деревьев и скал. Здесь легко достижима свобода духа и души. Такое страстное желание очутиться в дикой природе схоже с буддийским влечением к нирване.

Мурашки ползут по коже, когда рассматриваешь одну из лучших работ мастера — «Ночной огонь». Затерянная в ночных горах долина, чуть алеет остаток костра, а по всему небу, насколько хватает глаз — гуляют чарующие и неземные сполохи северного сияния...

КАНАДСКАЯ ШКОЛА «ГРУППЫ СЕМИ»

Соседи американцев, канадские художники, также не могли остаться равнодушными к красотам и великолепию дикой природы Канады. К первопроходцам этой темы в Канаде можно отнести Роберта Уэйла — «Вид на Гамильон» (1862) и Отто Джакоби — «Водопад на закате», «Осень на реке Сент-Морис» (1862) и «Осень в Канаде» (1862). Картины этих мастеров, а также Корнелиуса Кригоффа — «Дом колониста» (1870), Эрона Эдсона — «Перед грозой, озеро Менфремагог», Люсиеса О’Брайена — «Кейп-Тримити, сентябрьский день на реке Сагене», Томаса Мартина — «Пейзаж. Онтарио», Гомера Уотсона — «Вид на реку Гранд-Ривер близ Дуна» и «Накануне грозы в горах Адирондак», написанные в 1870–1880-х годах, во многом напоминают творения американских художников школы реки Гудзон. Такая же дикая, совсем девственная природа Америки, грандиозные пейзажи, переживание страха, благоговения, чуда и, конечно, в каждой картине — ощущение присутствия Бога.

Не без их влияния в Канаде в 1920–1930-х годах сформировалась своя национальная школа художников дикой природы, получившая название «Группа Семи». В разное время в нее входили: Фредерик Варли, Александр Янг Джексон, Фрэнк Джонстон, Фрэнклин Кармайкл, Алфред Джозеф Кассон, Артур Лисмер, Джеймс Мак-Доналд, Том Томсон, Лорен Харрис, Эдвин Холгейт, Лайонел Фитжиральд.

Художники писали дикую природу в разной манере. Так, стиль А. Лисмера некоторые определяют как интепретивный реализм (художник берет реальный пейзаж, но выделяет или преувеличивает его определенные качества). Л. Харрис склонялся к мистике, других привлекал импрессионизм. Но так или иначе, буквально в течение нескольких лет «Группе Семи» удалось показать своим соотечественникам всю красоту и священность дикой природы Канады. Многие их шедевры стали восприниматься как национальные символы, например, картина «Северное озеро» Т. Томпсона, сразу купленная правительством Онтарио.

«Мы вошли в девственные, нетронутые просторы нашей страны, чтобы передать на холсте только мощь ее природы, великолепные краски и ощущение уединенности, которые составляют очарование Канады» — писал Алфред Кассон (Группа Семи..., 1977).

Художники «Группы Семи» в основном жили в Торонто, но местом рождения их канадской национальной школы дикой природы стал Алгонкинский парк дикой природы в Онтарио. Их вдохновитель Том Томсон призвал друзей-художников приехать туда, путешествовать по диким лесам и сплавляться на каноэ по диким речкам. Целое лето они взбирались на горы, жили в лесу, рисовали сотни небольших масляных набросков, по которым в длинные зимние вечера создавали свои шедевры, которые вскоре стали тем, без чего канадцы не могут представить своей страны.

Первая выставка картин дикой природы была устроена (в чем им очень помог директор Национальной галереи Канады Е. Браун) «Группой Семи» в 1920 г., а последняя — в 1931 г. В 1932 г. группа официально распалась. Идеологом и лидером группы был Том Томсон, живший подолгу в диких лесах Канады, работавший в парке гидом и писавший там дикую природу. Его шедевры (а их всего около 30) сейчас известны всей Канаде: «Волшебное озеро» (1910), «Растрепанная сосна», «Весенний лед», «Курящееся озеро», «Закат солнца на Севере», «Снежное озеро», «Озеро Каноэ», «Небо в закате», «Озеро весной», «Утро», «Вечернее озеро Скутог», «Алгонкинское озеро», «Алгонкинский региональный парк», « Апрель в Алгонкинском региональном парке», «Рождение» и самые известные — «В северных краях», «Северное озеро» и «Северная река», ставшие символами Канады. Он погиб в дикой природе: утонул в озере Каноэ 8 июля 1917г., в озере, которое так любил рисовать. Его тело нашли через 8 дней.

Друг, художник Мак-Доналд написал на его могиле: «Он жил скромно, но в страстном единении с природой. Братские узы связывали его со всем, не поддающимся приручению. Природа удивительно раскрывалась ему... Он показал леса только для того, чтобы передать эти откровения через свое искусство. И наконец, природа взяла его к себе» (Группа Семи..., 1977).

Ранняя смерть (в 40 лет) при таинственных обстоятельствах и короткая как метеор ослепительная вспышка его творчества превратили Тома Томсона в национальную святыню Канады.

Национальными шедеврами Канады также стали работы других членов «Группы Семи»:

• Артура Лисмера — «Сентябрьская буря», «Сухое дерево» (1926), «Бурное небо», «Сияющий край» (1938), «Сосны на фоне неба», «Река Мун» (1931), «Ледник», «Зима», «Река Саквиль».

• Джеймса Мак-Доналда: «Горный поток», «Осень. Алгома» (1918), «Алгомский водопад», «Радуга над озером Лейк-О’Хара», «Дожди в горах», «Ледниковое озеро», «Одинокая земля».

• Лорена Харриса: «Остров Уэрен» (1930), «Остров Пик», «Над озером Превосходства», «Горы и озеро», «Река Монреаль», «Утро. Озеро Верхнее», «Айсберги и горы Гренландии», «Каньон Алпома», «Долина реки Атабаски. Национальный парк Джепер», «Озеро Джо-Лейк в парке Алгонкин».

• Фредерика Варли: «Горный переход» (1925), «Штормовая погода» (1920).

• Александра Янга Джексона: «Синяя река и скалы в Алгонкин-Парке» (1914), «Река Агауа» (1919), «Лес Йеллоунайф», «Река Сент-Юрбен» (1930), «Озеро на Лабрадоре», «Осень. Озеро Верхнее».

• Фрэнка Джонстона: «Солнечный закат в лесу» (1918), «Алгома», «Лосиный пруд».

• Фрэнклина Кармайкла: «Панорама Ла-Клош» (1939), «Горные вершины», «Весенняя диадема» (1928), «Силуэты гор Ла-Клош», «Долина», «Северный берег озера Верхнее».

• Алфреда Джозефа Кассона: «Угрюмый край. Озеро Великое» (1928), «Скалы и небо», «Леса Халибертона».

Эти художники в поисках дикой природы много путешествовали, забираясь далеко в глушь, а Джексон и Харрис даже побывали за Полярным кругом. Следует особо подчеркнуть, что работы представителей канадской школы дикой природы «Группы Семи», и особенно Лоурена Харриса, рисовавшего канадские национальные парки, во многом способствовали тому, что в Канаде создан культ национальных парков, и они, среди символов страны, занимают третье место после флага и гимна Канады.

* * *

Художники Австралии, также как их коллеги из США и Канады, столкнулись в 19 веке на своей новой родине со сказочной и необыкновенно красивой природой. Одним из первых стал писать дикую природу Дж. Льюип — «Пик Эвена» (1815) и Дж. Лисетти — «Вид на реку Иллавара» (1824). К середине 19 века австралийские горы, нетронутые леса с диковинными животным и свободные реки стали излюбленной темой таких австралийских художников как Н. Шевалье — «Область Буффало», А. Наматюр — «Пейзаж Глен Хемп» (1957), Дж.Левин — «Два кенгуру»,
Х. Рилли — «Ландшафт возле Баилана», И.Уайтхед — «Джипсленд», К. Мартенс — «Северный пик из Барморала», «Водопад Кваруйлли», Дж. Кейрс — «Водопад Веттворт. Синие горы», Е. Грюнер — «Долина Тведа», В. Пижмит — «Гора Олимпия», Е. фон Герард — «Гора Костюшко», «Лес капустных деревьев», «Папоротниковый овраг», «Милфорд Сацид», «Скалистый склон на реке Ваннагата». Е.фон Герард полагал, что дикая природа, которую он пишет, несет красоту божественного творения.

В начале 20 века их традиции продолжил Ганс Гейзен. Его кисти принадлежат такие шедевры как «Свет и тень» (1904), «Красный склон Ароны» (1933), «Страж Брахина Горга», «Земля Оратунга». А за свою работу «Красные деревья далекого Севера» художник получил престижную премию. На полотне он изобразил гигантские эвкалипты, растущие в пустынной местности. Это были любимые деревья Гейзена: он благоговел перед ними как перед древними богами местных народов. По мнению художника, они сочетали в себе два качества: благородство и вдохновленность, достигая от самой земли до голубого неба. Гейзен писал свои любимые дикие эвкалипты еще не раз, и это уже напоминало богослужение, смешанное наполовину с благоговейным страхом. Мастер писал о поразивших его деревьях: «Их главный призыв ко мне состоит в сочетании величия и изящности. Величие — это их могучие ветки, изящность — в их раскраске и коже. Я не знаю дерева более декоративнее. На протяжении всего своего возраста эвкалипт — необычайно красивое дерево. Величественное и благородное» (100 master pieces..., 1984).

О художниках дикой природы Африки, к сожалению, удалось достать очень мало информации. Скорее всего это объясняется тем, что этот континент, сохранивший так много уникальной дикой природы, имеет пока очень мало своих, африканских художников свободной природы. В основном они живут в Южной Африке и Зимбабве и относятся к белому населению.

Кейт Юберт — один их самых известных художников дикой природы Африки. Он родился в Йоганнесбурге, Родезия, и большую часть жизни проводит в саванне и джунглях. Одну из своих картин, изображающих носорогов, он пожертвовал местной природоохранной организации, которая продала ее за 22 тыс. долларов. Вырученные деньги пошли на охрану носорогов.

Ким Дональсон также родился в Родезии (Южной Африке). Его излюбленная тема — дикие животные Африки. Выставки картин мастера с большим успехом экспонировались в Великобритании, Америке и Южной Африке.

К африканским художникам можно отнести Тони Форресте и Джона Бановича, хотя они родились в Северной Америке, практически всю свою жизнь они проводят на черном континенте, изображая дикую природу.

Крейч Бон родился в Зимбабве. Сейчас он один из самых известных африканских художников дикой природы. Одним из его учеников является его земляк — Син Вебстер. Хотя ему чуть больше 20, он прославился благодаря своей картине «Среди Богов». На ней изображается стадо слонов, бредущих меж гигантских, одиноко стоящих баобабов. Известно, что многие африканские племена считали эти огромные старые деревья богами или детьми богов.